Katja Brinkmann

Mittwoch, 24. Februar, 20.00 Uhr  

Atelierhaus Flutgraben e.V., Am Flutgraben 3, 12435 Berlin

Treffen vor dem Eingang um 20.00 Uhr. Danach bitte folgende Nummer wählen: 0151 57713203 



o.T. 
Acryl auf Leinwand
110 x 140 cm
2015


Meine künstlerische Auseinandersetzung gilt der Malerei und dem kalkulierten, gleichwohl schalkhaften Ausloten ihrer Mittel. Dabei habe ich seit Mitte der neunziger Jahre eine eigene Formensprache entwickelt, mit der ich mein Bildthema in verschiedensten Setzungen immer wieder neu durchspiele und kontinuierlich verändere. Die Bilder thematisieren die grundlegenden Fragestellungen von Malerei, halten diese aber stets in einem ambivalenten Spannungsverhältnis und lassen auf verschiedenen Ebenen eine Irritation entstehen. 

Zugleich sind die Bilder auch Ausdruck reiner Lust am Bildermachen: Indem sie die malerischen Mittel untersuchen und den Aspekt des Sinnlichen in den Vordergrund rücken, beschäftigen sie sich genau mit den Qualitäten, die Malerei ausmachen. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt auf dem autonomen Bild, aber es entstehen auch immer wieder Arbeiten im Raum. Dabei interessiert mich die Verschränkung von Raum und Bild, die den spezifischen Bilckwinkel auf die Malerei auflöst und ein begehbares Raumbild entstehen lässt, bei dem sich die Perspektive abhängig von der Position des Betrachters ständig ändert.


Homepage Katja Brinkmann

Antonio Catelani

Mittwoch, 20. Januar, 20.00 Uhr 

Tempelhofer Ufer 1a , 10961 Berlin

This talk will be in English


linksläufig
canvas on black cardboard 
340 x 470 cm
2009

Since the mid-1980s, Antonio Catelani has been engaged in a reflection on the regulatory processes in the field of sculpture, with clear references to architecture. Each action is a particular sounding out of the status of the work, where the physical nature of the sculpture is driven to the uncertain borderline between project and object, through a weakening of the boundaries that separate the various disciplines. 

Formal reduction does not lead to the objectification inherent in Minimalism and indeed differs from it through the discontinuity and provisional nature of its forms, as well as through an excess of meanings and perceptive data. The model becomes a paradigmatic body of this condition and conception of transient reality, which is constantly changing and never fully presentiatable. It can, however, be intuited by means of bipolar affirmations which never cease to shift the stated datum into a dialectic dimension filled with contradictions.

In the 1990s, the direction shifts in terms of form but not of substance, with a new focus on painting. What emerges is, however, a form of meta-painting that is subject to the laws of gravity. This tends to be objectivised to the extent that, through a metonymic function, it does away with the distinction between matter and image. Even when the evidence seems to point towards a greater focus on the painting process and the inclusion of the work in a particular disciplinary field, as is the case of the oil paintings of 2000, there is nevertheless a substantial shift of field, which is made possible by the use of a technique borrowed from the world of printing. 

The laying of the oil colour using a screen-print frame leads to absolute flatness, to a depersonalisation of the action and to the disappearance of texture. The reticulation and modernist grid reappear in Reziario (2006), even though in a softer, flexed manner. The image obtained appears as a limited portion of something that extends beyond the physical perimeter of the work. It has no precise spatial definition but, in the fold and fringing, it hints at a potential geometrical and structural extension. The reticular element also constitutes a clear outline of what is absent within: a place than is obliterated and reduced to more than a slim outline. 

In the new Assenze cycle of paintings of 2009, we see a significant shift towards the monochrome that Catelani reconfigures on the uncertain borderline between image and objectification of the plane. Verification of the physical plane of the painting, closely bound to the ontological level, is taken right through to the act of touching the painted surface, which immediately shifts attention from the visual sphere to that of touch, invalidating the chromatic factor. Blacks and greys, as well as metallic tones, firmly establish the absence and the inconsistent trace, in the negative, of a dubitative action. The trace we notice on the canvas here is thus the only concrete evidence of an event. This is also true of the Limen series (2010), in which the tactile, tautological repetition of the edge of the canvas indicates the boundary within which the painting is formed and, through extensions and releases, it reveals the tension of the painting surface in its entirety. Through the application and release of pressure on the screen-print frame, it is left to the colour itself to spread out or rise up according the inherent tectonics of the painted surface. In the recent installations, Turnturm (2010) and Twisted (2010), it is once again the plane which generates volumes and voids, and thus introduces the third dimension. The sculpture consists of elements in black cardboard and metal parts which, despite its solid look, actually create a thin body that contains a void, the physical inconsistency of which refers back to the two-dimensional plane that generated it. Similarly, it is the superimposition of the module-elements that lead to the sculpture being raised to architectural status. Klettersteig (2010), a slender sculpture in curved aluminum tubes, consists of numerous circumferences moulded around a classical column, rising up from base to capital. Deprived of the physical and semantic support of the material body of the column, the various parts lie on the ground like pieces of wreckage, one on top of the other, annihilating the elevation that created them. The work thus appears as a simulacrum and the result of an operation that goes from potency to action / from action to inaction

Each cycle of works is brought about by bringing their antecedents into question, by breaking them down into their constituent individual linguistic propositions and, from these, reassembling them to create new assertions. For Catelani, de-construction always implies a memory of provenance and of place, where the grammatical value of each enunciation is made manifest by a close/distant reading which demands constant focusing, from detail to general and vice versa. What is brought into play is therefore a thought which is digressive but, at the same time, also one that returns to the specific discipline.

Homepage Antonio Catelani

Christof Zwiener

bei BERLIN-WEEKLY im Rahmen der Ausstellung # Horse # 

Mittwoch, 09. Dezember, 20.00 Uhr 


Linienstraße 160, 10115 Berlin


twenty-two constructions from 2007, Blatt 14/Finger
(basierend auf Fred Sandbacks "22 Constructions from 1967")
SW-Foto, 21,5 x 28cm

Das Sichtbarmachen des leicht zu Übersehenden und das unsichtbar Werdende in unserer Wahrnehmungswelt, gehören zu den zentralen Motiven in der künstlerischen Arbeit von Christof Zwiener. Ephemere und komplexe Installationen aus dünnem Garn oder das Entschlüsseln historischer Spuren im öffentlichem Raum - beide haben den gleichen gedanklichen Ursprung in seinem Werk und stellen immer wieder die Frage danach, wie weit unsere Wahrnehmung reicht. Die aktuelle ortsspezifische Installation von Christof Zwiener im BERLIN-WEEEKLY ist ein subtiles Abbild eines Wesens - annähernd schwerelos überwindet die Arbeit 'Horse' die Grenze der Wahrnehmung umgeben von einer magischen Aura.

One of the central motives in Christof Zwiener’s artistic work is the visualisation of the invisible, the easily overlooked parts of our perceptual world. Ephemeral and complex installations of thin yarn or the deciphering of historical traces within public space - both have the same intellectual origin in his work and repeatedly ask the question of how far our perception can go. Christof Zwiener’s upcoming site-specific installation ‘Horse’ at BERLIN-WEEKLY is a subtle and almost weightless image of a creature overcoming the limitations of perception by an aura of magic.

Homepage Christof Zwiener

Homepage BERLIN-WEEKLY

Jürgen Sprave

Mittwoch, 25. November, 20.00 Uhr 

Chodowieckistraße 13, 10405 Berlin

Stern
Papier
21 x 21 cm
2015

Ich fertige Objekte aus Papier, Karton, Leinwand, Holzwerkstoffplatten und Farbe oder greife mit diesen Materialen in bestehende Räume ein.

Durch das Zusammenfügen von Material, die Schichtung und Überlagerung von Flächen und das Auftragen von Farbe gestalte ich Gegenstände, die einer jeweils eigenen gestalterischen Grammatik folgen und entsprechende Strukturen aufweisen. Das Ausloten des innerhalb dieser Grammatik verborgenen Potentials und das Spiel damit, das beabsichtige oder zufällige Abweichen von diesen Prinzipien ist dabei Teil des Entstehungsprozesses. Es entstehen Objekte, deren einzelne Elemente in jeweils unterschiedlichem Verhältnis zueinander stehen: Sie verdecken oder enthüllen einander, tragen oder werden getragen, gleichen sich, sind sich ähnlich oder kontrastieren miteinander. Sie spannen Räume auf, verschatten einander, es ergeben sich Abfolgen, Intervalle und Kontraste von Farben und Rhythmen. Einige Objekte sind einfach, andere kompliziert, einige wirken ruhig, andere unruhig, manche klar, andere geheimnisvoll, manche harmonisch, andere dissonant, zurückhaltend oder aufdringlich. Sie haben eine jeweils eigene charakteristische Identität, geprägt durch Material, Konstruktion, Proportion, Struktur und Farbe.

Die Objekte machen Angebote an die Wahrnehmung des Betrachters oder fordern sie heraus. Durch verschiedene Betrachtungswinkel und wechselndes Licht werden Raum, Fläche und Farbe erfahrbar. Die Objekte treten damit in ein gegenseitiges Wechselspiel mit ihrer Umgebung und nehmen Einfluss darauf, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, lassen das Auge in ihnen wandern, werden zum Blickfang und verändern damit die Kräfteverhältnisse im Raum. Durch ihre Präsenz beeinflussen sie ihre Umgebung oder breiten sich sogar darin aus und werden damit zum dominanten Gestaltungselement. 

Auch wenn die Objekte Verkörperungen der Entscheidungen, der Zufälle oder sogar der Versehen sind, die zu ihrer Entstehung führten, so stellen sie nichts dar. Sie sind genau das, was sie sind: Dinge des sinnlichen Gebrauchs.


Homepage Jürgen Sprave

Emanuel Bernstone

Mittwoch, 04. November, 20.00 Uhr 

Wilhelmstraße 118, 10963 Berlin 

Breakdown Cleanup
Oil on paper
280 x 300 cm
Installation view
Frontviews, Berlin
2015

My work starts at my work. I paint something. Often I don‘t like it. So I paint over it. Even if I don‘t feel creative at all, I paint. At the end, it looks all too creative and I must declare to myself: it‘s too much art, but has nothing at all to do with art. To set bounds to this arbitrary creativity and to reduce my own influence, different methods have been applied: I would copy other artist’s work, paint from other peoples photos, have other artists or non-artists copy my paintings, ask an assistant to paint at instructions or ask him for instructions. I paint blind, in the rain or I would print on disorderly arranged stripes of paper to attain patterns which I wouldn‘t have come up with myself.

Another attempt to get around that capricious artistic creativity was undertaken with the particular support of divine powers. Starting from the classic idea of the artist receiving divine vision through in-spiratio, I put myself in a condition where my soul would be attuned to receive the spirit. For a religious person that is practically done in divine service at church, which well corresponds to the artist‘s work in his studio. Thus, I begun a work process which would require strong concentration yet give little room for mental labelling.  

Days after completed work I went through the bundle of painted sheets of paper to find a remarkable outcome: the most well-made pieces came insignificant and blank, whereas the most deficient ones, accomplished in the final stage the process, running out of paint, seemed vibrant with life. Only fragments of a vision appear in these failures – some paper sheets show almost nothing at all – but there is a vital reality that makes them whole and complete. Similarly, a greek torso appears whole in its fragmentariness. Divine presence, after all, is whole by definition.


Homepage Emanuel Bernstone

Caroline Kryzecki und weitere

Caroline Kryzecki, Christine Streuli, Tatjana Doll, Friederike Feldmann

in der Ausstellung My Lonely Days Are Gone / Part 2 bei Arratia Beer

Donnerstag, 10. Septemer, 18.00 Uhr 


Potsdamer Straße 87, 10785 Berlin 

My Lonely Days Are Gone / Part 2 
Installationsansicht
2015
Claudia Comte, Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Friederike Feldmann, Matt Mullican, Christine Streuli, Caroline Kryzecki
Photo: Marcus Schneider

In diesem Werktalk werden die eingeladenen Künstlerinnen über ihre Arbeiten in der Ausstellung sprechen. Im weiteren Verlauf des Gespräches werden wir dann den Fokus auch auf das Zusammenwirken der Werke im Galerieraum richten. 

Pressetext "My Lonley Days Are Gone / Part 2"
 

My Lonely Days Are Gone brachte im Jahr 2010 zehn zeitgenössische KünstlerInnen zusammen, die in der Auseinandersetzungmit den räumlichen Gegebenheiten Wandarbeiten schufen, die sich auf die Möglichkeiten der Abstraktion bezogen. Der zweite Teil von My Lonely Days Are Gone setzt diese Diskussion fort und erforscht die Verbindung, die raum-, bzw. wandfüllende Bilder im Zusammenspiel mit vorgefundenen und vorgefertigten architektonischen Beschaffenheiten des Raumes eingehen. Jedes einzelne der kommisionierten Werke arbeitet mit verschiedenen Heransgehensweisen an Malerei, Zeichnung, Collage und Drucktechnik. Diese emphemeren und ortspezifischen Arbeiten, setzen bewusst unterschiedliche Materialien gegeneinader und erproben so deren Reaktion untereinander und im Raum.

Die sonst übliche Passivität der Wand - als Ort an dem Kunst lediglich gehängt wird - wird durch die Arbeiten neu gedacht und hinterfagt, indem jede der Galeriewände sowie der Boden zur Fläche der Darstellung wird. My Lonely Days Are Gone Part 2 gibt so Impulse für einen aktiven Dialog zwiscehn den Werken und lenkt die Aufmerksamkeit auf Architekturen als Flächen für tempörare Bilder.


Seit Beginn hat Abstraktion unzählige Bedeutungen angenommen. Ihre Geschichte, Konsequenzen und Auswirkungen auf unsere visuelle Kultur sind bis heute essenziell für zeitgenösische Kunst und Künstler. In dieser Ausstellung liegt der Fokus auf nicht-figurativen Arbeiten, die sich mit den Möglichkeiten und dem sich entfaltenden Potential der Abstraktion auseinandersetzen, sowie der komplexen Beziehung zwischen der Unabhängigkeit der Abstraktion der sie umgebenden Realität. Die Grenze zwischen figurativer und abstrakter Kunst verläuft heute nicht geradlinig - Verbindungen Brückenschläge und Überschneidungen sind Teil dieses offenen Prozesses. Gerade diese biegsame Sprache, die die Ausstellung annimmt, gibt die Möglichkeit zur Gegenüberstellung und Verbingung verschiedener begrifflicher, theoretischer und abstrakter bildlicher Strategien. In dieser Zeit der grundlegenden Veränderungen, stellt die Abstraktion nach wie vor alternative Bezugspunkte und Realitäten dar, auf die sich zeitgenössiche KünsterInnen in ihrer visuellkonzeptuellen Forschung beziehen. Alle Arbeiten werden nach der Ausstellung übermalt – dieser Fakt gibt der Ausstellung einen explizit zeithaften Charakter.


Teilnehmende KünstlerInnen: Carla Arocha & Stéphane Schraenen, Claudia Comte, Tatjana Doll, Friederike Feldmann, Caroline Kryzecki, Matt Mullican, Christine Streuli, Lily van der Stokker

Organisiert von Arturo Herrera 


Homepage Caroline Kryzecki 
Homepage Christine Streuli
Hompage Tajana Doll

Homepage Arratia Beer